Архитектура
эпохи Возрождения
Филиппо
Брунеллески (1337-1446) — один из величайших итальянских зодчих XV столетия. Он
открывает новую главу в истории архитектуры — формирование стиля Возрождения.
Новаторская роль мастера была отмечена еще его современниками. Когда в 1434
году Леон Баттиста Альберти приехал во Флоренцию, он был поражен появлением
художников, не уступавших «кому бы то ни было из древних и прославленных
мастеров искусств». Первым среди этих художников он назвал Брунеллески. По
словам самого раннего биографа мастера Антонио Манетти, Брунеллески «обновил и
ввел в обращение тот стиль зодчества, который называют римским или
классическим», тогда как до него и в его время строили лишь в «немецкой» или
«современной» (то есть готической) манере. Сто лет спустя Вазари будет
утверждать, что великий флорентийский зодчий явился в мир, «чтобы придать новую
форму архитектуре».
Порывая с
готикой, Брунеллески опирался не столько на античную классику, сколько на
зодчество Проторенессанса и на национальную традицию итальянской архитектуры,
сохранившей элементы классики на протяжении всего средневековья. Творчество
Брунеллески стоит на рубеже двух эпох: одновременно оно завершает традицию
Проторенессанса и кладет начало новому пути развития архитектуры.
Филиппо
Брунеллески был сыном нотариуса. Так как отец готовил его к той же
деятельности, он получил широкое гуманистическое. Склонность к искусству
заставила его, однако, свернуть с предначертанного отцом пути и поступить в
обучение к ювелиру.
В начале XV
столетия флорентийские правители, цеховые организации и купеческие гильдии
уделяли большое внимание завершению строительства и декорировки флорентийского
собора Санта Мария дель Фиоре. В основном здание было уже возведено, однако
задуманный в XIV столетии огромный купол не был осуществлен. С 1404 года
Брунеллески участвует в составлении проектов купола. В конце концов он получил
заказ на выполнение работы; становится руководителем. Главная трудность,
которая встала перед мастером, была вызвана гигантским размером пролета
средокрестия (свыше 48 метров), что потребовало специальных усилий для
облегчения распора. Путем применения остроумной конструкции, Брунеллески
разрешил проблему, создав, по выражению Леона Баттисты Альберты, «искуснейшее
изобретение, которое, поистине, столь же невероятно в наше время, сколь может
быть, оно было неведано и недоступно древним». Купол был начат в 1420 году и
завершен в 1436 году без фонарика, достроенного по чертежам Брунеллески уже
после кончины мастера. Это произведение флорентийского зодчего положило начало
строительству купольных церквей итальянского Ренессанса, вплоть до собора
Святого Петра, увенчанного куполом Микеланджело.
Первым
памятником нового стиля и самым ранним произведением Брунеллески в области
гражданского строительства является дом детского приюта (госпиталя) Оспедале
дельи Инноченти на площади Сантиссима Аннунциата (1419-1445). При первом же
взгляде на это здание бросается в глаза его существенное и принципиальное
отличие от готических строений. Подчеркнутая горизонтальность фасада, нижний
этаж которого занимает открывающая на площадь девятью арками лоджия,
симметричность композиции, завершенной по бокам двумя более широкими,
обрамленными пилястрами проемами, — все вызывает впечатление равновесия,
гармонии и покоя. Однако, приблизившись к классическому замыслу, Брунеллески
воплотил его в полновесных формах античного зодчества. Легкие пропорции колонн,
изящество и тонкость профилировки карнизов выдают родство творения Брунеллески
с тем вариантом классики, который донесла до позднего средневековья архитектура
тосканского Проторенессанса.
Одним из
основных произведений Брунеллески является перестроенная им церковь Сан Лоренцо
во Флоренции. Он начал ее с постройки боковой капеллы, получившей впоследствии
название старой ризницы (1421-1428). В ней он создал тип ренессанского
центрического сооружения, квадратного в плане и перекрытого куполом, покоящимся
на парусах. Само здание церкви представляет собой трехневную базилику.
Идеи купольного
сооружения, заложенные в старой ризнице Сан Лоренцо, получили дальнейшее
развитие в одном из самых прославленных и совершенных творений Брунеллески —
капелле Пацци (1430-1443). Она от-личается ясностью пространственной композиции,
чистотой линий, изяществом пропорций и декорировки. Центрический характер
здания, все объемы которого группируются вокруг подкупольного пространства,
простота и четкость архитектурных форм, гармоническое равновесие частей делают
капеллу Пацци сосредоточением новых принципов архитектуры Ренессанса.
Последние
работы Брунеллески — ораторий церкви Санта Мария дельи Анджели, церковь Сан
Спирито и некоторые другие — остались незавершенными.
Новые веяния в
изобразительном искусстве раньше всего проявились в скульптуре. В начале XV
века большие заказы по украшению крупнейших зданий города — собора,
баптистерия, церкви Ор Сан Мекеле, — исходившие и от самых богатых и
влиятельных в городе цехов и купеческих гильдий, привлекают много молодых
художников, из среды которых вскоре выдвигается ряд выдающихся мастеров.
Донателло .
(1386-1466) — великий флорентийский скульптор, который стоял во главе мастеров,
положивших начало расцвету Возрождения. В ис- кусстве своего времени он
выступил как подлинный новатор.
Созданные
Донателло образы являются первым воплощением гуманистического идеала
всесторонне духовной личности и отмечены печатью яркой индивидуальности и
богатой духовной жизни. Основываясь на тщательном изучении натуры и умело
используя античное наследие, Донателло первым из мастеров Возрождения сумел
разрешить проблему устойчивой постановки фигуры, передать органическую
цельность тела, его тяжесть, массу. Его творчество поражает разнообразием новых
начинаний. Он возродил изображение наготы в статуарной пластике, положил начало
скульптурному портрету, отлил первый бронзовый памятник, создал новый тип
надгробия, попытался решить задачу свободно стоящей группы. Одним из первых он
стал использовать в своих произведениях теорию линейной перспективы. Намеченные
в творчестве Донателло проблемы надолго определили развитие европейской
скульптуры.
Донато ди
Никколо ди Бетти Барди, которого принято называть уменьшительным именем
Донателло был сыном ремесленника, чесальщика шерсти. Первое обучение он прошел,
как полагают, в мастерских, работавших в то время над украшением собора.
Вероятно, здесь он сблизился с Брунеллески, с которым его в течение всей жизни
связывала тесная дружба.
Уже в 1406 году
Донателло получил первый самостоятельный заказ на статую пророка для одного из
порталов собора. Вслед за этим он исполнил для собора мраморного «Давида»
(1408-1409 гг. Флоренция, Национальный музей).
Уже в этой
ранней работе проявляется интерес художника к созданию героизированного образа.
Отказавшись от традиционного изображения царя Давида в виде старца с лирой или
свитком исламов в руках, Донателло представил Давида юношей в момент торжества
над поверженным Голиафом. Гордый сознанием своей победы, Давид стоит
подбоченясь, попирая ногами обрубленную голову врага. Чувствуется, что создавая
этот образ библейского героя, Донателло стремился опереться на античные
традиции, особенно заметно сказалось влияние античных прототипов в трактовке
лица и волос: лицо Давида в рамке длинных волос, прикрытых полями пастушеской
шапки, почти не видно из-за легкого наклона головы. Есть в этой статуе —
постановке фигуры, изгибе торса, движении рук — и отзвуки готики. Однако смелый
порыв, движение, одухотворенность уже позволяют почувствовать темперамент
Донателло.
В своих
произведениях Донателло стремился не только к объективной правильности
пропорций и построения фигуры, но всегда учитывал впечатление, которое будет
производить статуя, установленная на предназначенном ей месте.
В 1411-1412
годах Донателло исполнил для одной из наружных ниш церкви Ор Сан Микеле статую
Святого Марка. Сосредоточенный взгляд полон глубокой мысли, под внешним
спокойствием угадывается внутреннее горение. Все в этой фигуре весомо и
материально. Чувствуется, как нагрузка торса ложится на ноги, как тяжело
свисает плотная ткань одежды. Впервые в истории итальянского Возрождения с
такой классической ясностью была решена проблема устойчивой постановки фигуры.
Донателло воскрешает здесь распространенный в античном искусстве прием
постановки, этот мотив выявлен в фигуре Святого Марка с предельной четкостью и
определяет как положение слегка изогнувшегося торса, рук и головы, так и
характер складок одежды.
Донателло, по
словам Вазари, заслуживает всяческой похвалы за то, «что он работал столько же
руками, сколько расчетом», не уподобляясь художникам, чью «произведения
заканчиваются и кажутся прекрасными в том помещении, в котором их делают, но
будучи затем оттуда вынесенными и помещенными в другое место, при другом
освещении или на большей высоте получают совершенно иной вид и производят
впечатление как раз обратное тому, какое они производили на своем прежнем
месте».
Статуя Георгия
— одна из вершин творчества Донателло. Здесь он создает глубоко индивидуальный
образ и вместе с тем воплощает тот идеал сильной личности, могучего и прекрасного
человека, который был в высокой мере созвучен эпохе и позднее нашел отражение
во многих произведениях мастеров итальянского Ренессанса. «Георгий» Донателло —
гибкий, стройный юноша в легких латах, небрежно наброшенный плащ покрывает его
плечи, он стоит уверенно, опираясь на щит. Героический образ юноши-патриота,
готового встать на защиту флорентийской республики, ярко индивидуален, почти
портретен. Это типичная черта искусства раннего Возрождения, обусловленная
стремлением художника освободиться от средневекового канона, нивелировавшего
человеческую личность.
Последние годы
жизни Донателло провел во Флоренции. Мрачное и тревожное настроение овладевает
в эти годы художником. В произведениях его все чаще звучат темы старости,
страданий, смерти даже в статуе «Марии Магдалины» (1445) он, вопреки традиции,
представил святую не цветущей и юной, а в виде высохшей, изможденной постом и
покаянием отшельницы, одетой в звериную шкуру. Старческое лицо Магдалины с
глубоко запавшими глазами и беззубым ртом обладает потрясающей силой
экспрессии.
Позднее
творчество Донателло стоит особняком во флорентийском искусстве 50-60-х годов.
В середине столетия скульптура Флоренции утрачивает монументальный характер и
черты драматической экспрессии. Все более широкое распространение получают
светские и бытовые мотивы, возникает и быстро распространяется скульптурный
портрет.
Живопись
Флоренции первой трети XV столетия богата контрастами. Как и в скульптуре,
однако несколько позже, в ней совершается решительный перелом от отмеченного
влияния готики искусства позднего треченто к искусству Ренессанса. Главой
нового направления был Мазаччо, деятельность которого приходится на третье
десятилетие XV века. Искусство Мазаччо опередило свое время. Его радикальные и
смелые новшества произвели огромное впечатление на художников, однако были
восприняты лишь частично.
Мазаччо .
(1401-1428) — человек, одержимый искусством, безразличный ко всему, что лежало
за его пределами, беспечный и рассеянный, и за эту рассеянность его и прозвали
Мазаччо, что в переводе с итальянского означает мазила.
Предполагаемый
учитель Мазаччо — флорентиец Мазолино. Огромное воздействие на юного художника
оказало искусство Джотто, а также творческий контакт со скульптором Донателло и
архитектором Брунеллески. Видимо, Брунеллески помог Мазаччо в разрешении
сложной проблемы перспективы. Мазаччо вместе с Брунеллески и Донателло
возглавили реалистическое направление во флорентийском искусстве Возрождения.
Самой ранней из
сохранившихся его работ считают «Мадонну с младенцем, Святой Анной и ангелами»
(около 1420).
В 1422 году
Мазаччо вступает в цех медиков и аптекарей, куда принимали и художников, а в
1424 году- в товарищество живописцев Святого Луки.
В 1426 году
Мазаччо написал большой алтарный полиптих для церкви дель Карлине в Пизе.
Написанная приблизительно в то же время (1426-1427) в старой готической церкви
Санта Мария Новелла во Флоренции фреска «Троица» отражает новый этап в
творчестве Мазаччо. В композиции фрески впервые последовательно использована
система линейной перспективы, над разработкой которой в то время трудился
Брунеллески. Первые планы ее занимают крест с распятым Христом и предстоящие
Мария и Иоанн, во втором плане вверху позади Христа виднеется фигура Бога-отца.
Новизна фрески
Мазаччо обусловлена не только искусным применением линейной перспективы и
величественными ренессансными формами написанной им архитектуры. Новыми были и
лаконичность композиции, и почти скульптурная реальность форм, и
выразительность лиц.
Вершиной
искусства Мазаччо являются фрески в капелле Бракаччи церкви Санта Мария дель
Кармине, выполненные в 1427-1428 годах. Во фресках капеллы представлены эпизоды
истории апостола Петра, а также два библейских сюжета — «Грехопадение» и
«Изгнание из Рая». Начинаясь на высоте 1.96 метров над полом, фрески
располагаются двумя ярусами на стенах капеллы и фланкирующих ее вход в столбах.
Одним из самых
прославленных произведений Мазаччо в капелле Бракаччи является «Изгнание из
Рая». На фоне скупо намеченного пейзажа четко вырисовываются фигуры выходящих
из ворот рая Адама и Евы, над которыми парит ангел с мечом. Впервые в истории
живописи Возрождения Мазаччо удалось убедительно выполнить нагое тело, придать
ему естественные пропорции, твердо и устойчиво поставить на землю. По силе
экспрессии эта фреска не имеет аналогий в искусстве своего времени.
Фрески Мазаччо
в капелле Бракаччи проникнуты трезвым реализмом. Повествуя о чудесах, Мазаччо
лишает изображаемые им сцены всякого оттенка мистики. Его Христос, Петр и
апостолы — земные люди, лица их индивидуализированы и отмечены печатью
человеческих чувств, действия их продиктованы естественными человеческими
побуждениями.
Другая
монументальная композиция «Чудо с динарием» передает евангелиевскую легенду, в
которой рассказывается о том, что сборщик податей, остановив Христа, идущего с
учениками, потребовал у него подать. Христос приказал своему ученику апостолу
Петру выловить рыбу из озера, вынуть из нее динарий и отдать монету сборщику.
Эти три эпизода представлены в пределах одной фрески: в центре — Христос в
кругу учеников и преграждающий ему дорогу сборщик; слева — апостол Петр
вынимает из рыбы динарий; справа — Петр вручает сборщику деньги.
Мазаччо не
нагромождает фигуры рядами, как это делали его предшественники, а группирует их
сообразно замыслу своего повествования и свободно размещает в пейзаже. С
помощью света и цвета он уверено лепит формы предметов. Причем свет, как и в
«Изгнании из Рая», падает соответственно направлению естественного освещения,
источником которого являются окна капеллы, расположенные высоко справа.
За свою
недолгую жизнь Мазаччо успел создать не очень много произведений, однако то,
что было им создано, стало поворотом в истории итальянской живописи. В течение
более столетия после его смерти капелла Бракаччи была местом паломничества и
школы живописцев. «Все, кто стремился научиться этому искусству, постоянно
ходили в эту капеллу, чтобы по фигурам Мазаччо усвоить наставления и правила
для хорошей работы», — писал Вазари, приводя длинный список изучавших фрески
Мазаччо, включая Леонардо, Рафаеля и Микеланджело.
Список
литературы
Для подготовки
данной работы были использованы материалы с сайта http://www.popal.ru/